lunes, 6 de noviembre de 2017

"El Conde Ory"


La versión del Conde Ory de Giácomo Rossini con libreto de Eugene Scribe y Charles Gaspard Delestre-Poirson es una ópera buffa con coproducción de Juventus Lyrica y Opera 2Day, se presenta el 3 de noviembre en el Teatro Avenida con el siguiente elenco, Sebastian Russo (CondeOry), Jaquelina Livieri (Adele), Victoria Gaeta (Isolier), Gabriel Carasso (Raimbaud), Luis Gaeta (Gobernador), Maria Goso (Ragonde), Romina Jofre (Alice), Germán Valente (Corifeo1), Nicolas Tumini (Corifeo2).Vestuario de Maria Jaunarena, Escenografía de Gastón Sanchez, Iluminación de Gonzalo Córdova, Dirección musical de Hernán Schvartzman y dirección escénica de María Jaunarena.
Fue estrenada en la Opera de París el 20 de agosto de 1828.


     Argumento;

Acto I - Los campesinos dedicados a sus tareas habituales mientras que el feudal Foumoutiers y los aristocratas han partido hacia las cruzadas y las mujeres del castillo han quedado solas. La soltera Adele, hija de Foumoutiers ha decidido recluirse hasta que su hermano regrese de la guerra. La ausencia de hombres es la oportunidad para el astuto conde Ory que esta buscando su conquista.


Con la ayuda de su amigo Raimbaud se escapa de la guerra y decide presentarse en el pueblo como un sabio monje para ayudar a las mujeres y ganar su confianza. Adele está sufriendo un mal por lo que su nodriza Ragonde arregla un encuentro con el falso monje.


El conde tiene suerte y acepta recibirla. En ése momento llega al pueblo el gobernador con su paje Isolier buscando al conde desertor, pero Isolier también está enamorado de Adele y sin reconocer al conde que está difrazado de monja para conquistarla. Adele sale del castillo para visitar al monje y éste le recomienda abrirse al amor para sanar su tristeza.


Ella está enamorada de Isolier pero Ory la convence que no es buen candidato. Todo sale bien para el conde pero el tutor aparece con una escolta de cruzados, revela la identidad del conde y frustra sus planes. Un mensajero anuncia que los feudales han vencido al enemigo y regresarán, entonces el conde escapa para planear una nueva estrategia.


Acto II - Las mujeres deciden encerrarse en el castillo hasta el regreso de los hombres, pero un temporal se desata en el pueblo y se escuchan lamentos de las monjas que piden ayuda, pero se trata del conde y su escolta difrazados.


La condesa decide alojarlas en el castillo y cuándo quedan a solas ,Reimbaud descubre la bodega del castillo y aprovechan emboracharse. Isolier llega con la noticia que los cruzados llegan en breve y se dá cuenta que el conde le robó el plan y decide declarar su amor a Adele, pero al aparecer el conde difrazado que estaba en la habitación con la intención de dormir con la condesa.


La oscuridad lo confunde y termina en brazos de Isolier. Se anuncia la llegada de los cruzados y el conde ha sido engañado y pide a la condesa lo deje escapar. La condesa deja escapar a todos los hombres difrazados con una condición: que los hombres que están llegando nunca se entren de lo ocurrido.


Algo olvidada y ahora desempolvada "El conde Ory" es un deleite para ver, escuchar y disfrutar su excelente música alegre y vibrante, un equilibrio vocal de buenos cantantes, muy buena puesta en escena, ajustada dirección musical es otro hallazgo del universo operístico de Rossini.


lunes, 2 de octubre de 2017

"A Ciegas Gourmet" para sentir a oscuras otra realidad



Cada vez que se elige ir al teatro siempre se tiene en cuenta, más allá de la crítica, quiénes son los protagonistas, la escenografía, el vestuario, de lo que uno va expectante asistir por lo que vendrá, pero aquí a todos nos recuerda con nostalgia de chicos cuándo jugábamos al gallito ciego.
.

La nueva sala en Palermo, la oscuridad para los que no ven pueden entrar en el imperio de los sentidos, como una propuesta a una nueva modalidad del Centro Argentino del Teatro Ciego, en imaginar sin límites como potenciar los 4 sentidos.
"A ciegas gourmet" es la experiencia elegida como otra realidad que definitivamente se volvería a elegir por su particular forma en asistir a una sala completamente oscura, donde se propone un show con cena que también puede pedirse vegetariana ó para celíacos, que permite a los espectadores cerrar sus ojos y descansarlos para descubrir aromas y sabores de las porciones que se presentan; despertar los otros sentidos y a su vez disfrutar del espectáculo que cuenta historias de antiguos arrabales, pasión, amor, con el tango que entrelaza las interpretaciones y sensaciones con efectos sensoriales de "brisa, flores, lluvia, café".


Con un menú especial de seis pasos preparado por el chef Gastón Barba, para ser degustado sin cubierto, a modo de "finger food" que se come de izquierda a derecha, se disfrutan los bocados preparados los cuáles se tocan, prueban y muerden de a poco para que la imaginación se sume a descubrir sus aromas que nuestro paladar nos logre definir, y así la comida entrará en el juego de la polémica que tendrá sobre el final una sorpresa de adivinación.
 A la vez el show de los actores con lo auditivo nos irán introduciendo en la obra, pero ésos actores están y no se conocen ni se ven ...y solo su voz nos inducen en la obra con efectos sonoros y cantando temas musicales de un pasado porteño y recorriendo otros lugares tropicales.
Con la dirección y producción de Martín Bondone; los actores Graciela Pereyra, Pablo Ugolini, Maximiliano Griro, Gabriel Griro, Carlos Cabrera, Belén Cabrera, Mateo Blesio Caldo, César Martínez
, integran el elenco en su oscura representación.
Teatro Ciego: Borges 1974 T.E 4774 6603 de Miércoles a Domingo a las 21hs con reseva.

lunes, 19 de junio de 2017

BOLLYWOOD; esplendor sin estrellas


José María Muscari, el director teatral más relevante de éste tiempo, vuelve con una nueva apuesta sobre las tablas: "Bollywood, una industria sin estrellas" que propone ser su propia estrella, que relaciona a la industria del cine indú. En éste caso se trata de una obra teatral donde el director a su estilo vuelve al under musical performático que contará la especial presencia de Magui Bravi en las coreografías. La puesta será protagonizada por Emiliano Figueredo y Mariela Asensio con 50 artistas en escena (30 actores y 20 bailarines) seleccionados por casting, y muchos de ellos tienen su primer debut.


La trama de Bollywood toma a la industria cinematográfica india como disparador para reflexionar acerca del lugar de los actores en la Argentina respecto a los indios sobre el fenómeno de la fama y la trascendencia, el humor, y el lugar que cada uno ocupa en lo que hace sobre ciertos valores que podrán, o no, resonar en el espectador, todo ello a través de escenas y cuadros musicales y coreográficos.


A ingresar el público para ocupar las butacas, diez chicas recorren la sala con un vestuario sensual y se abanican dando la bienvenida y varios musculosos alumbrando con linternas saludan a quiénes van llegando.
Con una puesta muy coreográfica de buen nivel y música pop se va desenvolviendo la propuesta indú y local que tiene el show, con textos algo irreverentes en determinados momentos en el abordaje de distintos temas sobre los que plantea una reflexión sobre las mujeres.


Muscari dice: “Mis primeros espectáculos nacieron en el under y con el transcurso del tiempo pude cruzar la barrera para llegar a lo más comercial y mediático donde propone sacar fotos y filmar todo lo que quieras para viralizarlo en las redes sociales". 
Puede ocurrir que mucha gente no resista las obcenidades verbales y se retire antes ya que también es parte del show que no se resista al shock de sensibilidad vulgar, que degrada y no eleva por el solo justificativo que si no entendés al under no lo podés valorar. Interesante para reflexionar y sacar su propia conclusión.
La propuesta actual será con acceso libre y gratuito y el público podrá colaborar “a la gorra” donde el director pide que sea alta. Para conseguir las entradas (las funciones serán todos los viernes y sábados a las 22, y domingos a las 20), el espectador deberá presentarse con dos horas de anticipación en la boleteria del nuevo Espacio IFT ubicado en Boulogne Sur Mer 549.

lunes, 12 de junio de 2017

Egmont - Sueño de una noche de verano


BALírica
presenta  el 4 de junio la tragedia musical de Johann Wolfgang von Goethe "Egmont" de Ludwig van Beethoven y la música para la comedia de William Shakespeare, "Sueño de una noche de verano" de Felix Mendelssohn Bartholdy con la dirección de Orquesta de Pedro Pablo Prudencio y diseño de escena e iluminación de Héctor Calmet y la dirección de coro de Juan Casasbellas, en el Teatro Avenida.

Beethoven - Egmont, op 84

Narrador: James Murray
Clarchen:  Daniela Tabernig












De la relación entre Ludwig van Beethoven (Bonn, 17 del 12 de 1770  y Viena, 26 del 3 de 1827, la producción de Wolfgang von Goethe, Frankfurt, el 28 del 8 de 1749, Weimar el 22 de 3 del 1832) es Egmont op.84 música destinada a la escena teatral en 10 partes  que nació por encargo del Teatro de la Corte de Viena para la tragedia homónima programada para la temporada 1809/10.
En el contexto político que se produjo el encargo para abordar el tema patriótico que exigía la libertad en 1809 cuándo Viena estaba ocupada por Napoleón.
Egmont proviene del mismo período que otras músicas como "Las ruinas de Atenas" op. 113  y Rey Esteban op. 117 ambas sobre el drama de August von Kotzebue donde Egmont refleja los ideales del compositor por su fé en el príncipe benefactor con sus añoranzas de libertad tanto políticas como humanas, como en el personaje histórico donde Egmont es la justa sangre derramada del héroe por su pueblo a cambio de la libertad.
En su tragedia "Egmont" (1788) Goethe relata la lucha del héroe contra el despótico Fernando Álvarez de Toledo , Duque de Alba, enviado por Felipe II para poner fin a la subversión contra la corona en los Países Bajos. Egmont bajo amenaza se rehusa escapar y renunciar a sus ideales de libertad es detenido por Alba, y abandonado por cobardía de su propio pueblo, a pesar de los esfuerzos de su amante Clarchen, termina condenado a muerte. Clarchen enfrentada a su desesperación pone fin a su vida, y la obra termina con su último llamado del héroe camino al patíbulo peleando por su independencia y su muerte revindica la victoria contra la tiranía.  


El Conde Lamoral van Egmont nació el 18 de noviembre de 1522 en Hennegau, actual Bélgica que sirvió al emperador Carlos V como al sucesor Felipe II de quién era primo y en tiempo de guerra era de la caballería medieval conquistando algunas victorias y ser héroe del Imperio Español.
Cuándo Flandes manifestó diferencias religiosas con España, Egmont y Felipe de Montmorency , Conde de Hoorn pidieron a Felipe II manifestarse contra la represión y llegada de la Inquisición a los Países Bajos sin respuesta favorable. En 1560 Egmont  y el tercer líder Guillermo de Orange renuncian al Ejército Imperial y pidieron el retiro de los soldados de España, pero en conversaciones con su primo monarca en Madrid no llegaron a nada, y en 1567 el Duque de Alba llega a los Países Bajos para sofocar la rebelión y Orange huye a Alemania, Hoorn y Egmont deciden quedarse.
El Duque de Alba conocido por si impiedad admiraba a Egmont y no impidió cumplir sus órdenes que ejecutó hasta el límite de la traición, donde el 9 de septiembre de 1567 los invita a su banquete para hacerlo apresar a pesar de tenerlo advertido a Egmont, pero éste como patriota formado en los ideales medievales no imaginó que el Imperio Español haría tal cosa, equivocándose y el 5 de junio de 1568 Egmont fue decapitado ante la multitud conmovida en el Mercado de Bruselas. Su auténtico verdugo el Duque de Alba lloró al ver rodar su cabeza como la de Hoorn.
Egmont no fue traidor sino noble patriota con decisión de plantarse ante el soberano, hecho que Felipe II no perdono y su injusta ejecución encendió los ánimos populares contra España. Luego estalló la Guerra de Flandes o "de los Ochenta años" que dió el resultado de la liberación de los Países Bajos, y Egmont con su sacrificio pasó a la historia como liberador de la patria belga.


La Obertura ofrece una visión del drama a representar que comienza con graves y patéticos acentos de muerte de Egmont, prosigue con el idilio entre el héroe y Clarchen y finaliza con el símbolo de la liberación de Flandes del yugo de la España de Felipe II.
Se describe el estado de decepción de Brackenburg porque Clarchen  no es correspondido en su amor y pasa la agitación del pueblo flamenco que tiene que ver con la escena de apertura del 2° acto con el diálogo entre el Conde Egmont y Guillermo de Orange que le advierte a cerca del Duque de Alba , el enviado de Felipe II encargado de poner el orden severo.



Sueño de una noche de Verano Op. 61 - Mendelssohn Batholdy

Narradores: Alexia Moyano y James Murray
Elfo I y II:   Daniela Tabernig y Laura Sangiorgio


Mendelssohn Bartholdy escribió la Obertura Sueño de una noche de Verano a los 17 años demostrando dominar el arte de la composición y su inspiración fue traducir alalemán la comedia de Shakespeare publicada en 1801 por Friedrich Schlegel y Ludwig Tieck. Con su Obertura  se convirtió en el precursor del concierto, una creación que encararía con "Las Hébridas" en 1831 sobre texto de Goethe.


La Obertura "Sueño de una noche de verano" presenta fraseos en los violines y acordes que remiten a la corte del Duque Teseo que transmite una idea imitando a los rebuznos del burro, en clara alusión a Button. Se tocó por primera vez en Leipzig en su hogar paterno y la ejecución pública fue en febrero de 1827 en Stettin bajo la dirección de Carl Loewe que inició el romanticismo musical. Con el tiempo la obra se convirtió en la más prestigiosa y difundida de Mendelssohn Bartholdy pero durante el nacionalsocialismo sus partituras fueron prohibidas. Mendelssohn fue un director importante al exhumar "La Pasión según San Mateo" comenzó a conocer a Bach  y junto a otros compositores difundió la obra de Mozart, Haydn y Beethoven se convirtió en intérprete de los conciertos de Mozart y Beethoven como pianista.
Falleció en Leipzig a los 38 años de ACV y su música avanzó en el siglo XIX frente al canon wagneriano de un Romanticismo en éste siglo que comenzó apreciarse en su justa dimensión.









La acción en una Atenas de cuentos de hadas.
Durante los preparativos de boda del duque Teseo con Hipólita enredados en amores no correspondidos; Hermia ama a Lisandro pero está comprometida con Demetrio, el que a su vez es amado por Helena.
Egea madre de Hermia se presenta ante Teseo para obligar a su hija a cumplir su compromiso. Entonces Lisandro y Hermia deciden huir, tras Hermia, Demetrio y trás él Helena y todos se pierden en el bosque, donde habitan Titania y Oberón los reyes de las Hadas, los cuáles están distanciados por una rencilla.


                  La discordia entre Oberon y Titania por Sir Joseph Noel Paton

Oberón decide castigar a Titania  hechizandola con el juego de la flor del amor, que vestido sobre sus párpados dormidos, basta que una persona ame con locura la primera criatura que vea.
En tanto en el bosque un grupo de actores rústicos encabezado por Bottom están ensayando el drama para festejar al duque en el día de su boda, y Puck un duende ayudante de Oberón transforma a Bottom en burro, que al ver ésto todos huyen pidiendo ayuda. Con sus gritos despiertan a la reina Titania de su encantamiento que se enamora de Bottom transformado en burro.


        Escena de Sueño de una noche de Verano (Titania y Bottom)- Edwin Landseer

Oberón decide ayudar a los amantes con el mismo filtro de amor, pero ante las equivocaciones de Puck termina con los hechizos conservando el de Demetrio que se enamora de Helena.
Ante el nuevo orden establecido los enamorados son disculpados y los rústicos representan su ridícula obra teatral "Príamo y Tisbe" que todos festejan, las parejas se casan junto a Teseo é Hipólita con la bendición de Titania y Oberón que ha recobrado el amor de su reina, y hace que lo recuerden sólo por el sueño de una noche de verano.



                Camino al calvario, por Pieter Brueghel "el viejo"
 La pintura alude a la represión española en Flandes bajo la corona de Felipe II

Los graves sucesos se reflejan en el 3° acto cuándo aparece la Regente Margarita  donde quedan expuestos los sentimientos de Clarchen frente a Egmont, entre ambos. Una marcha crea la idea de la intervención de las milicias del Duque de Alba como tirano y represor que arresta a Egmont.
Evocadas las advertencias de Guillermo de Orange a Egmont que elige quedarse en Bruselas mientras que la Regente y aquél prefieren huir para salvar sus vidas. La desesperación de Clarchen busca envenenarse al comprender que nada puede hacer para salvar a su amado.
La música anticipa el Melodrum de Egmont a la espera de su muerte, describe su sueño con la visión de Clarchen anunciando que su sacrificio traerá la libertad del pueblo oprimido.




En referencia al Melodram, Goethe apreció a Beethoven su genialidad y con una carta celebró al poeta con su Egmont donde meditó con fervor su música, y consiguió que la editorial le enviara al poeta una copia de la partitura a modo de homenaje. Egmont como pieza de teatro fue ejecutada en versión de concierto por Fredrich Mosengeil con textos declamatorios para voz masculina reemplazando el original de Goethe, que más tarde fueron reelaborados por Franz Grillparzer y hoy Buenos Aires Lírica ofrece su propia versión en castellano.


                                                   




   

domingo, 14 de mayo de 2017

"NORMA" de Bellini


La originalidad de  Vincenzo  Bellini en "Norma" fue darle un tratamiento netamente romántico a una tragedia clásica. Parte del suceso de esta partitura operística es que se fue afianzando en el gusto del público después de un debut fracasado en 1831 en el Teatro alla Scala de Milán y hoy está considerada una de las obras maestras del siglo XIX y donde radica también en el libreto de Felice Romani, quién condensó en dos, los cinco actos originales de la tragedia de Alexandre Soumet y L. Belmontet en la cuál se basa, para otorgarle una calidad poética notable.
Vincenzo  Bellini falleció a los 34 años contando con un inmenso prestigio entre la mayoría de los colegas del siglo XIX, en especial Chopin, Liszt, Rossini, Verdi (e incluso Wagner, que compuso un aria para Oroveso con la intención de que fuera cantada por el famoso bajo Luigi Lablache), le profesó admiración. Él concebía la ópera como un vínculo para la expresión y puso al servicio de éste su espíritu refinado en sus melodías que han permanecido inalterables.


Juventus Lyrica estrena el 12 de mayo la ópera de  Vincenzo  Bellini "NORMA" en el Teatro Avenida con el siguiente repertorio:  Mariana Carnovali (Norma), Romina Jofre (Clotilde), Nazareth Aufe (Pollione), Ramiro Pérez (Flavio), Nidia Palacios (Adalgisa), Mario de Salvo (Oroveso), Eliseo Benjamín Bossi (Clodomir), Matías Romig (Agenor), con el coro estable de Juventus y dirección musical de Hernán Sánchez Arteaga, Vestuario de Cecilia Carini, Escenografía de Salvioli, Iluminación de Rubén Conde y Dirección escénica de Florencia Sanguinetti.


La temporada 2017 se abre con " Norma" en una moderna puesta en escena que acompaña a una sutil escenografía irregular que simula hielo y piedra, que tiene diversos planos escalonados por donde se desplaza la acción, con proyecciones, que mezclan los tiempos en el regodeo de voces del "bel canto" italiano de tradición celta y romanticismo alemán. Asumen potente las voces interpretativas de los cantantes, que de forma muy pareja estuvieron a la altura de los requerimientos vocales e interpretación de sus personajes, especialmente la virtuosídad de la soprano Mariana Carnovali en el aria más representativa de la "Casta diva" de vibrante solvencia que acompaña al resto de un elenco muy meritorio de voces equilibradas.



Argumento:
Acto I
En lo profundo del bosque sagrado, Los Druids se reunían en el altar ante su Dios Irminsul, donde el sacerdote, Oroveso los guiaba en la oración para vengarse de la conquista romana. Cuándo ellos se fueron, el procónsul romano, Pollione, le confesa a su asistente que no amaba a Norma la hija del sumo sacerdote Oroveso, pero que si se enamoró de su hija, Adalgisa. Ellos se fueron mientras que los Druids se reunían y Norma le rezaba al Dios de la luna por la paz. Después que los Druids se dispersaron, Adalgisa empezó a rezar por fuerzas para resistir a Pollione, pero cuándo éste aparece persuade a Adalgisa para escaparse con el a Roma al día siguiente.


En su recóndito escondite, Norma le dice a su amiga de confianza, Clotilde, que tenía miedo que Pollione la abandone a ella y sus dos hijos por una mujer cuya identidad ella no conocía. Su hijo sale de escena cuándo entra Adalgisa a confesarle a Norma que ella era su amante. Recordando su debilidad, Norma trata de perdonar a Adalgisa de sus actos, pero su amabilidad se convierte en furia cuándo aparece Pollione y le dice que él es  pretendiente de Adalgisa. Sin embargo Pollione quería huir con ella, pero Adalgisa prefería morir antes que sacarle el marido a su madre.


Acto II
Esa noche, con una daga en la mano, Norma trata de asesinar a sus hijos mientras dormía para alejarla de Pollione. Pero no tiene valor, y quiere entregarlos a Adalgisa para que los lleve a su padre. La chica se negó, rogando con su desesperada madre compadecerse de sus hijos. Norma abraza a Adalgisa, superada por su oferta de irse con Pollione y rogar por Norma. Los Druids se reunen en el altar para escuchar el anuncio de Oroveso que les comunica que Pollione será reemplazado por un comandante cruel. Pollione se enfureció con la esclavitud de Roma que el consejo impuso en ése momento, para hacer frente a una rebelión final más exitosa.


En el templo, Norma se quedó atónita al escuchar a Clotilde que la suplica de Adalgisa a Pollione ha sido en vano, y en una furia Norma impulsa a la gente a comenzar una guerra contra sus conquistadores. Oroveso exige una victima para sacrificar, y entra Pollione cuando el santuario había sido profanado. Solo Norma le promete su libertad si el renuncia a Adalgisa y vuelve con ella. Cuando el se opone, Norma llama a los Druids y confiesa su culpabilidad. Conmovido por su nobleza, Pollione insiste decidir su destino. Después de que Oroveso observa su hija, Norma dirige a su amado a la hoguera donde la multitud reza.



sábado, 13 de mayo de 2017

"Luisa Fernanda"



La Zarzuela venía enmarcada en el entorno de la situación política de la época de la Segunda República, con la de los primeros tiempos en que se desarrolla la acción de la obra, ya sobre el final del reinado de Isabel II como preludio de la Primera República de la Revolución de 1868, también conocida como La Gloriosa o La Septembrina, por acontecer en el mes de septiembre, daría paso al conocido Sexenio Revolucionario el cuál finalizaría en enero de 1874 con el golpe de Estado del general Pavía, que pondría fin a la efímera Primera República Española..


El compositor Federico Moreno Torroba nació en Madrid el 3 de marzo de 1891 y murió también en Madrid el 12 de septiembre de 1982. En su amplia trayectoria de compositor, director de orquesta y empresario, destacan éxitos fuera del ámbito de la zarzuela, y sus composiciones para guitarra clásica. Es en la opereta en que se instala la zarzuela, desde la primera  "La Masonera de Tordesillas" (1925), hasta "Luisa Fernanda" (1932), de Federico Moreno Torroba con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw entre otras, cierra con "María Manuela" en (1957) el exitoso ciclo que también tiene junto a "Doña Francisquita" de Vives, que venían ofreciendo éste arte de la comedia lírica más popular y alegre que se consideraba menor frente a la ópera, pero que impulsaron la Sociedad General de Autores de España con su denodado cariño por los temas madrileños y manchegos.


Como símbolo madrileño (la mazurca de las sombrillas) es parte emblemática de Extremadura y en Luisa Fernanda ocurre lo que en la mayoría de las zarzuelas donde la música está muy por encima del libreto. Así ocurre también en su primera parte con la "habanera del soldadito", de ése apacible rincón de Madrid tan aprovechado por los tenores del impactante dúo de Vidal y Luisa Fernanda “En mi tierra extremeña”.


Luisa Fernanda, es una humilde joven veinteañera enamorada del apuesto al tiempo que mujeriego, coronel Javier Moreno que no acaba de decidirse por ella, pero no soporta que esté con otro; una muchacha educada en un ambiente conservador (su padre, Don Florito, es un antiguo escribiente de palacio y un ferviente monárquico).


Vidal Hernando hacendado extremeño, pretende a Luisa Fernanda ante el desapego de su novio y de la sinceridad de su amor ella no duda, pero no puede dejar de querer a Javier. Es la omnipresente lucha entre la razón y los sentimientos, tan comunes en los argumentos dramáticos de la nueva sociedad burguesa que se estaba construyendo.


Ballet Hamlet Ruso


El "BNS" Ballet Nacional Sodre de Uruguay, bajo la dirección del Maestro Julio Bocca, vuelve a Buenos Aires con HAMLET RUSO, una obra emblemática del coreógrafo Boris Eifman, del 10 al 13 de mayo en el Teatro Ópera.
Es la primera vez que ésta compañía presenta un ballet completo fuera de Uruguay. Se basa en la vida del Príncipe Pablo, quién se convertiría en el Zar Pablo I de Rusia.


El coreógrafo no sólo propone representar la conocida trama de la verdadera historia de la dinastía Romanov, la lucha por el poder entre la Emperatriz Catalina la Grande y su hijo, sino que brinda una mirada profunda sobre la psiquis, un punto de vista filosófico sobre la forma en la que el poder político corrompe las relaciones humanas y lleva a las personas a colapsar, sumiendo al príncipe de la corona en un estado de locura.


"El verdadero arte comienza más allá de las palabras, cuándo el silencio se instala", afirma Boris Eifman, un bailarín que fundó su propia compañía en 1977 para romper con las férreas reglas del academicismo ruso y revelar así su voluntad de independencia. Desde entonces, Eifman desarrolla su propio estilo frente a los dominantes en la danza clásica y la contemporánea; resiste a las corrientes y a las modas para imponer una forma de expresión muy personal, según la cuál "todo reside en la estética, pero la belleza formal del gesto no es un fin en sí. Eso no significa que la cualidad plástica de la coreografía sea menos importante que el hecho de encontrar una cierta intensidad dramática en las situaciones.


Boris Eifman, como coreógrafo tuvo la genial fantasía de fusionar un fragmento de la historia de su país con el planteo que ofrece la obra shakespeareana. Hay una dramaturgia potente que deriva de un texto dramático en el cuál no se hace necesaria la palabra, porque todo está expresado con el movimiento de los intérpretes y suma con la iluminación marcando una poderosa impronta.
Para disfrutarla no hacen falta las teorías, alcanza con la sensibilidad estética. El atractivo del "Hamlet ruso" radica en la amalgama que se establece entre la disciplina de la danza y la teatral, a tal punto que no son necesarias las palabras para entender la historia.
Un capítulo aparte merece la música, con una perfecta banda de sonido, porque el coreógrafo no recurrió a las composiciones de ballet, sino a las sinfonías de dos grandes alemanes: Beethoven y Mahler.


El segundo movimiento de la Séptima Sinfonía sirve para subrayar la ambición y las luchas por el trono, del mismo modo que "Claro de luna" ilustra el erotismo de la escena de la noche de bodas. En cambio, en la segunda parte Mahler se impone por su peso dramático, allí donde se conjugan las pasiones y la muerte.